图书板块图书分类品牌系列获奖图书图书专题新书上架编辑推荐作者团队
美令人远——艺术通识答问录
展读中外艺术史,对于中小学生到大学生,都是一部极佳的艺术通识教育之作。
ISBN: 9787559891938

出版时间:2026-01-01

定  价:78.00

作  者:王新,魏传金 著

责  编:邹湘侨
所属板块: 艺术出版

图书分类: 艺术理论

读者对象: 大众

上架建议: 艺术/艺术教育
装帧: 平装

开本: 32

字数: 170 (千字)

页数: 400
图书简介

本书以王新与其研究生答问的形式,就美学通识教育的相关问题进行探讨。全书共九章,第一章讨论艺术的功能,就艺术对人们心灵的安抚展开。第二章讨论艺术的源流,东西方艺术的源流之区别。第三章艺术文化讨论艺术与其他各学科如文学、哲学、史学、社会学、自然科学等的密切关系。第四章对艺术家作一概观。第五章讨论艺术创造各方面因素。第六章讨论艺术品这一具体的艺术存在,由细入深地介绍艺术作品的多重构成与风格范畴、文化差异。第七章讨论艺术鉴赏如何进行。第八章讨论艺术的理论阐释的方法与途经。第九章交流艺术的批判与反思。

作者简介

王新,湖南宁乡人。美术学硕士、思想史博士,现为云南大学艺术与设计学院教授、院长,云南大学“东陆学者”,云南省卓越青年教师。

著有《诗画乐的融通》《见与不见》《清水才华》《诗画融通与儿童美育》等。

魏传金,艺术学硕士,云南大学出版社编辑,云南省美术家协会理论评论委员会委员。

图书目录

一、艺术功能/ 001-050

1.艺术让人身心不死 / 002

2.生活让艺术更美 / 009

3.兴、观、群、怨、信 / 017

4.艺术在当代生活中的担当 / 028

二、艺术源流/ 047-085

1.有意味的形式 /050

2.艺术的时代精神与气质 /056

3.身体的参与 /070

4.游于艺 /076

5.前进与复古 /080

三、艺术文化/ 086-117

1.学科交叉的洞见 /088

2.艺术与文学 /091

3.艺术与哲学 /095

4.艺术与史学 /101

5.艺术与社会学 /111

6.艺术与科学 /115

四、艺术家/ 118-153

1.认识艺术家 /120

2.匠人与艺术家 /124

3.艺术家类型 /132

4.艺术家自观 /144

5.艺术家的教养 /148

五、艺术创造/ 154-199

1.孤独艺术家 /156

2.际遇与缘分 /162

3.创作的焦虑 /166

4.创造的核心要素 /175

5.艺术原创性 /188

6.艺术创作中的关系 /194

六、艺术作品/ 200-261

1.装裱幅制与文化差异 /202

2.艺术作品的多重层垒 /212

3.艺术作品的四层构成 /226

4.艺术的风格范畴 /233

5.诗书画乐融通 /245

6.绘画的力量 /250

7.通感与闭感 /256

七、艺术鉴赏/ 262-303

1.一颗自由的心灵 /264

2.走近原作 /267

3.艺术的整体与细节 /273

3.通过展览看艺术 /278

5.接受艺术的方式 /284

6.艺术收藏与市场 /296

八、艺术阐释/ 304-343

1.谢赫六法 /306

2.形式分析法 /315

3.图像学方法 /324

4.心理分析方法 /330

5.艺术社会学方法 /337

6.避免过度解释 /340

九、艺术批判/ 344-379

1.艺术的外部批判 /346

2.艺术的五种内部批判 /349

3.自由精神与坏的艺术 /358

4.艺术史书写反思 /369

5.观看本体反思 /374

序言/前言/后记

大学,让学生坐在春风中

(代序)

国学大家刘文典讲课,吴宓去听,坐在教室最后一排。刘文典仍是闭目讲,讲到自己认为有独到体会的时候,总是抬起头,张目向最后排看去,问道:“雨僧兄,意下如何?”吴宓照例起立,恭恭敬敬,一面点头,一面答道:“高见甚是!高见甚是!”惹得全场学生为之暗笑。这是一个绝佳的关于大学课堂教学的生动案例。掷地有声地言明:课堂是师生共同学术生活的神圣中心。

传承文明,教养人才,是为大学之根本使命,在当今甚嚣尘上的唯论文、唯项目、唯科研的时风鼓荡中,遗忘久矣。事实上,加州大学前校长克拉克·科尔曾统计,1520年前全世界创办的组织,至今仍然用同样名字、以同样方式、干着同样事情的,只剩下85个,其中70个是大学,15个是宗教团体。大学之所以有这样恒久不息、基业长青的生命力,最重要的原因,就在于它有学生,用经济学的观点,就是拥有最忠诚的客户。而且学生既是大学的客户,又是大学的产品,大学品牌越增值,就意味着每个学生学位文凭的增值,产品也就越增值,所以学生毕业后,会对自己母校有着极高的认同度与回馈率,这是任何企业、政府等组织不可比拟的。很显然,大学的立身之本与活力之源,就在于其培养人才的质量与数量,而这点,根本又在于大学提供如沐春风的好的教学。

那么,好教学的本质是什么呢?

我的朋友、高教专家王菊博士曾深富洞见地指出:“好的教学是教师和学生的认知互酬和德性增益,在他们因教学而相遇相处的岁月,甚至此后延展开来的未来岁月里,他们相互见证和成就了彼此的生命,他们之间建构起超越一切利益考量的美好伦理关系。”可见,好的教学,既不是教师诲人不倦地“满堂灌”,也不是学生学海无涯地“埋头学”,而是把教和学都视为主体,教师和学生具有交互主体性,如切如磋,如琢如磨,教和学互长,在两者的课堂对话、磋磨,乃至争执中,澄明与敞开新知、新德与新境。因此好的课堂教学,在传承知识中,自然内涵着创造知识,教学与科研自然融洽,也就是“研究性教学”。在此基础上,我们可以发现,好的课堂教学实际上主要应该传授三类知识:

其一,学科专业基础性的、体系性的、结构化的知识,尤其是元知识。

好老师一般会注意在教学中带入学科前沿知识,但实际上,课堂教学最重要的,还是把学科专业的基础知识体系传授给学生。这些知识是构筑学生智性结构与认知框架的前提,有了这些“结构”,学生再吸纳与整合具体的新知识,进入学科前沿,创造新知,就轻而易举,水到渠成。以我的忘年交、著名古生物学家张喜光教授教本科古生物学课程的经验为证:“我上这门课是希望删繁就简地让学生通过学习,掌握地质学最基本的知识。”这些“结构化”知识中,特别值得注意的又是元知识,所谓元就是第一,元知识就是学科里最根本的第一概念、第一原理,就像几何学里面,“两点之间直线最短”“三角形内角和等于180。”,等等。这些公理,无须论证,就像人们盖房子所需要的几块基石,以后的学术大厦,都是在这几块基石上,一块一块垒砌起来。又如中国艺术学的“道”“气”“兴”等,皆是这样的元概念,整个中国艺术学的理论系统,在此基础上衍生、累积。好老师最是能条分缕析,步步为营,把这些元知识母生子、子生孙、子子孙孙、层层衍发的逻辑,如明镜照影般地剖析展现给学生,甚至还能引领学生对这些元知识予以批判、反思,开启知识创造的、卓越的、原创性的大境。

其二,教与学对话、磋磨中兴发、澄明出来的新知。

如前所述,教师和学生具有交互主体性,在气韵生动的课堂场域中,不仅仅是教师教会学生,学生同时也会启发老师,教与学对话、磋磨,就有可能兴发出许多无法预料的“偶然性”创造,我们可以举《论语》中孔子与子贡的教与学为例:

子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,如何?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云‘如切如磋,如琢如磨’其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”

在这堂教学中,孔子首先充分肯定了子贡求知问学的主体性“可也”,然后因势利导,进一步补充“未若贫而乐,富而好礼者也”;子贡由此受到鼓励,兴发出新的知解,即把看似毫无关联的《诗经》中的“如切如磋,如琢如磨”,与师生问学状态联系起来;作为老师的孔子,十分敏锐地发现了子贡的创造,高度赞扬:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”在这赞扬中,孔子又把《诗经》学习的关窍,春风化雨般地点明给了子贡。值得注意的是,在教学兴发“新知”的过程中,好老师对逗引的“分寸”把握、对“创造”的敏锐捕捉,尤为重要,也就是孔子总结的“不愤不启,不悱不发”。

其三,学科专业中的“隐性知识”,尤其包括浸润在教学中的教师气质、品位与德性。

英国哲学家迈克尔·波兰尼认为,人类知识可以分为“显性知识”(explicit knowledge)和“隐性知识”(tacit knowledge),在可以言传的“显性知识”背后是大量的“隐性知识”,它不能用我们的语言系统明确表达出来,只能借助个人身体力行的参与来获得。一般而言,一个学科的知识体系中,往往最核心的那个部分,就是不可言明的“隐性知识”。如果我们多年学习,还一直未曾掌握那个学科的隐性知识,只能说,你往往还没有真正深入这个学科的堂奥。比如艺术学科中,本雅明曾分析过萦绕在古典作品周围那种即之愈远、忽焉又近、无可言说的灵动光晕,英国画家雷诺兹爵士由是认定老大师们的作品一定有某种秘不示人的技术,所以他把一幅卡拉瓦乔作品彻底层层洗刷,企图弄清其作画过程。这种“灵晕”“秘不示人的技术”,其实就是“隐性知识”。“隐性知识”的获得,与师生亲授亲受的身体力行亲证有关,特别强调师生间应该通过教和学,“相互见证和成就了彼此的生命,他们之间建构起超越一切利益考量的美好伦理关系” 。真知背后沉淀着价值,据哈佛大学教授德雷克·博克研究,这样人学合一的知识,往往最能召唤学生,也最能改变学生,所以浸润在教学过程中的教师气质、品位与德行,也是尤其重要的“隐性知识”。

当然,这些美好知识的传授与兴发,最终得落实于一场好的课堂教学;而一场好的课堂教学,就宛如一场好的艺术表演,有着美的节奏与韵律。

引用社会学家戈夫曼“拟剧论”的观点,王菊认为教学如同演剧,课堂犹如剧场,教师教学过程,有一个由不上“口”到上“口”、不入韵到入韵的渐入佳境的过程。比如观察一些优秀的表演艺术家,如刘欢等,他们上台亮相、表演,往往也有一个热身、蓄势、渐入佳境的过程。回到上课,如钱穆先生的 “热身、蓄势”,据西南联大学生张孝感回忆,就是“翻书”:先低着头,谁也不看,一个劲翻书,翻,翻,翻,翻到大家悄无声息、聚精会神地等着他,他抬头,开口,再也不看书,滔滔不绝地讲起来,如大江大河,奔流趋海,越讲越精彩,越讲越飞扬。

这个有韵律的教学过程,自然特别重视教学课堂的场域性氛围营造,如教师的临场发挥、学生的学习状态、课堂环境等,都是丝缕牵连、关联微妙。还是举刘文典上课的一个例子,有一次,刚讲半小时,他突然宣布下课,改在下周三晚饭后七点半继续上课。到了那天,学生一看,原来这天正是十五,皓月当空,清光万里;刘文典让大家移步中庭,一圈围坐,他端坐中央,开讲《月赋》。此情此景,令诸多学生,毕生难忘。在这里,我们既可以解读为刘文典的名士风度,也可以看出其作为好老师,擅长营造课堂教学场域性氛围的苦心。无独有偶,据赵家璧回忆,徐志摩在光华大学讲赫德生诗歌《鸟与人》《绿色大厦》时,干脆将课堂移到校园里的一个古墓前,墓前有一古槐,一时绿阴摇曳,古意森然,诗与景两相映发,别有情致。

除此而外,一场美的波澜起伏的有韵律的课堂教学,有经验的良师一定知道,还需要处理好几大节奏,即图文节奏、叙论节奏、教与学节奏、新旧节奏(基础知识与前沿研究)、余味余韵等,兹不赘述。

如果说课堂教学的具体内容、方法,只是教学之“技”的话,那么在好老师那里,好的教学还会由“技”入“道”,开启灵光四射、光风霁月的境界。

这一教学境界,简而言之,就是情感深挚,人学合一。在专业化的时代里面,我们看到太多研究者、教学者,他们把所从事的专业,仅仅看作谋生的饭碗;他们毕生所从事的知识、学问,与其安身立命毫无关系,与其生命的意义毫无关系,冰冷,坚硬,精致。在他们那里,课堂之上,多少年照本宣科,屡“教”不改;连自己也无法说服、无法感动的知识,何以能以理服人、以情动人呢?

恰恰相反,在真正的良师与大师那里,我们可以轻易地发现,学问与生命两厢融冶,人与学自然合一,他们教授的知识、创造的学问中,随处焕发着温暖、明洁、正大的人格气息。

比如梁漱溟先生,他在悼念自己识字不多的亡妻时说:“她对我的批评态度,见出她读书虽少,而胸中有义理境界;虽是妇人,而气概不凡。尤其是她说我不真忠厚,向善心到底不强两点,使我敬惮。”这样素朴的文字,人文合一,自可见出儒学大家诚笃、谦抑、决断的襟怀与气象,亦可见出真学问融冶生命的大境界。梁漱溟先生在课堂之上,也自然流溢出这样的气象,他24岁时受蔡元培之邀,到北大讲“印度哲学概论”“唯识论”“东西文化及其哲学”等课,多有创见。但据说不善言辞,常几句一顿,冥思俯仰间,发沉实之见地,启人深省;每当讲到某个观点而不能脱口析明时,便急得以手触壁,或是敲头深思。这份人学合一的教学“拙诚”,自然也是极可见其儒者之性情与器识的。

这让我不由得想起了宋代的一位儒者朱光庭,他是理学大师程颢的学生。他在汝州听程颢讲学,如痴如醉,听了一个多月,回家逢人便说:“光庭在春风中坐了一月。”

是的,教学的真谛就应该是这样。

大学,就应该让学生坐在春风中。

正是缘于这样的教学理念与教育理想,我在云南大学十多年艺术通识教育课程中,一直试图探讨以一种“如坐春风式”的教学,配套着课堂,进而尝试写了这样一本“对话体”的艺术通识读本:着意艺术中的核心问题,问与答磋磨,随境生发,看似散漫,实则贯穿着艺术理论的基本骨架,直面作品,重体验,开新见,养品味。

本书问题由我的研究生魏传金设计,他问我答,他再根据录音,整理成文;最终由我修改词义,润饰文句,厘清逻辑,改定成稿。特此说明。

王 新

2021年7月24日于映秋院

编辑推荐

本书揽括了中外艺术史上诸多论题,设问独到,答问深入浅出,图文并茂,是一本不可多得的美育通识读本。

32开,设计简洁而时尚,六色印刷,印装精美,便于携带展读。

精彩预览

第六章艺术作品第四节:艺术的风格范畴

问:对于抽象艺术,应该如何理解?

一方面,从纯形式出发理解作品。黄永玉在岳麓书院举办讲座时,有人问怎么理解抽象艺术,为什么看不懂。黄永玉说:“你听过鸟叫吗?”那人说:“听过。”“听得懂吗?”“听不懂。”“好听吗?”那人说:“好听。”黄永玉说:“那不就得了,抽象艺术也一样。”所以抽象艺术就是让人回到纯形式感。黄永玉用京戏锣鼓比喻,给高高低低、长长短短的锣鼓节奏赋予颜色,就成了抽象画。

从音乐角度理解抽象艺术反而更容易,因为音乐是所有艺术中最抽象和最抒情的。音乐是通过节奏、旋律、和声等要素组合而成的艺术形式,在某种意义上,抽象艺术也具备音乐的品质,形式中有节奏、旋律等。当然,音乐又是最容易打动人,使人忧伤或使人快乐的艺术。大家不妨听一下《斯卡布罗集市》,旋律线拉得极缓、极长、极远、忧伤清旷,歌词中芫荽、鼠尾草、迷迭香和百里香等普通花草反复出现,旋律中兴发出对逝去的美好时光的无限眷恋与伤怀。即使没有歌词,音乐旋律同样打动人心。

抽象艺术如同音乐,以纯形式感直指人心,使人兴发感动,直接关联人的情感本质。这也是格式塔中的“异质同构”,音乐一面是抽象,一面是抒情,二者之所以密不可分,在于音乐的结构和人的生理、情感结构等是“同构”的。如《诗经·采薇》中 “杨柳依依”,柳条柔软飘荡,与人的绵绵别绪同构;“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,奔流不绝的流水与汩汩汤汤的愁情是契合的。

另一方面,理解抽象艺术,要从艺术史的学术逻辑来溯源,厘清其演变脉络。

按照批评家格林伯格的观点,现代主义艺术非常重要的特点是在各个层面上走向专业化、精英化,走向对艺术本体媒介材质的反思、自觉与自律。这种走向的起始点是照相机的发明,照相机栩栩如生地记录世界,对绘画的模仿功能和写实功能产生了巨大的冲击。

面对照相机带来的冲击,画家开始反思绘画的本质。何物是绘画本身所独有的、无法取代的?绘画的本体是其平面性、二维性,而雕塑和建筑则是三维的。在西方艺术史中,从文艺复兴时期开始,艺术家便建立了一套以解剖学、光学、透视学为基础逼真模仿世界的造型体系,在二维画面中营造三维的体积和空间。

绘画本身有了本体自觉后,绘画就开始走向平面,焦点透视体系开始解构。从塞尚、高更、凡·高开始,后印象派的作品已不再追求画面中的体量、透视空间等,而是将画面压缩,探索平面化,这是对古典油画三维世界的挑战,也是媒材自觉的结果。

在照相机出现之前,绘画最早以追求仿真,栩栩如生地反映世界为目标。但照相机出现以后,绘画的仿真性与照相机相比便无可比性了。于是,绘画开始走向抽象,画面形象开始扭曲变形,远离具象写真,这点是照相机无法模仿的。高更、凡·高、塞尚虽然已开始变形,但仍处于似与不似之间。毕加索早期作品也是如此,仍保留着可以辨认的形。此时,绘画需要进一步推进,超越具象,超越可见的形。从艺术的逻辑讲,把画面中的局部要素进行放大,比如一个色块、一根线条、一片肌理、一个笔触等,独立成像,画面开始走向抽象。

当然,走向抽象的逻辑未必完全是由立体到平面,由具象到抽象,再到局部要素的放大。其他因素同样可以引致艺术家走向抽象。如蒙德里安的抽象冲动,是因其身份与信仰,作为通神学会的会员,蒙德里安有着对世界终极追索的冲动。蒙德里安那些手绘的方方块块中仅有竖线、横线以及红黄蓝三原色,再加点儿黑白,简约到了极致。这是世界上最精粹的结构,神赋予的结构,正如叔本华曾认为钻石的多面体结构是世界上最稳定的结构,这便是对永恒追求的冲动。

蒙德里安的三棵“开花的苹果树”向我们展现了由具象走向抽象的道路(图6.10)。首先是一棵具象的苹果树,枝叶繁茂,树的形象清晰可辨。第二棵苹果树开始走向抽象化时,树干变成了直线或弧线,相互交错,从而产生某种律动感。第三棵树再进一步抽象,画面成了点、线、面的组合。

艺术史不会因为从具象走向抽象而停止前进,艺术抽象到极致,仍停留在画布上,能否突破画布呢?使用现成品,突破画布的限制,于是现成品艺术诞生了。杜尚是现成品艺术的先行者,当他将小便池拿进展览时,就意味着对架上绘画的突破和挑战。

现成品艺术仍依附于物品,艺术还有可能进一步突破吗?不依赖于任何物品,借助身体表达,行为艺术诞生。艺术推进到极致,甚至最后连身体都不需要,而是用意念创造艺术。

第六章艺术作品,第七节:通感与闭感

问:何谓“闭感”?这个词在艺术中很少有人提到。

答:有些艺术就存在放大或夸张某一种感官的特点,从而使作品产生独有的韵味。李白的“白发三千丈,缘愁似个长”,因愁而生三千丈长的白发。此处,放大了白发的形状与长度,乃视觉方面的放大。

再比如波洛克抽象滴溅艺术,基弗的油画笔触里掺杂着玻璃碴、锯木屑等,莫奈用笔触营造的粗粗细细、坑坑洼洼的画面,近看全是笔触,艺术家故意把其他的要素减弱,闭而为“触”,将触觉感放大,笔触强烈的冲击力,诱人产生触摸画面的冲动。

每一次闭感,其实是在锻炼人的某一个感官的敏锐度。金庸笔下的侠客英雄,有人双目失明,闭而为“听觉”,耳朵的感知变得异常灵敏,风吹草动都能丝丝入耳,故而能行走江湖,快意恩仇。

第七章艺术鉴赏第五节:

问:对于观众来说,对一些作品的接受是被动的还是主动的?观众是以何种心态接受艺术的?

答:从传播学理论来讲,斯图亚特·霍尔的编码解码理论认为,一件艺术作品就是一个编码的信息,传播到人面前,被人解码,有三种方式:一是被动式解码。被动式解码是解码者完全被作品所笼罩,完全顺应作品对人的说服意图,尤其当经典作品在仪典式的氛围里,如博物馆、宗教教堂等说服力很强的环境里,解码者很难有反思力,一些广告影视等说服消费的大众文化作品也有这种目的。

二是逆反式解码。逆反式解码就是给予作品完全颠覆性的理解,此时,作品更像一个触发器,一旦触碰,便对作品原有意图提出完全相反的解读,尤其在前卫艺术、先锋艺术中,作品的意图变得特别复杂模糊,文本有诸多空白、褶皱、裂隙,解码的可能性与开放性是非常大的,完全可能出现逆反式解码。比如中国当代艺术的《为无名山增高一米》,这个行为艺术作品编码的目的应该是思考人与自然的关系,但到很多普通观众那里,就解码成了“裸体”“伤风败俗”“荒唐”等。在德国艺术家博伊斯的作品《如何向一只死兔子解释绘画》(图7.3)中,博伊斯抱着一只死去的兔子,将自己反锁在房间内,头上涂满蜂蜜并粘满金箔,脚上绑着一块铁板,来回踱步,一步一响,并絮絮叨叨连续讲了几个小时。这种看似神秘、语义含混的作品,自然容易衍生逆反式解读与接受。

还有一种逆反式解码,由审美转变为行动,即捣毁艺术品,名画被人恶意划毁的事件,在艺术史上曾有发生,像伦勃朗的《夜巡》就三次被划破。

线上商城
会员家.png 书天堂.png 天猫旗舰店.png
会员家 书天堂 天猫旗舰店
关注我们
微信公众号.png   微博二维码.png
微信公众号官方微博

版权所有:广西师范大学出版社集团 GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS(GROUP) |  纪委举/报投诉邮箱 :cbsjw@bbtpress.com    纪委举报电话:0773-2288699  
   网络出版服务许可证: (署) | 网出证 (桂) 字第008号 | 备案号:桂ICP备12003475号 | 新出网证(桂)字002号 | 公安机关备案号:45030202000033号